И вечно плыть нам: 5 самых новаторских картин Александра Сокурова

14 июня 2022 в 16:50
14 июня Александру Николаевичу Сокурову исполняется 71 год. Мы же предлагаем вашему вниманию небольшой гид для просмотра, где вместо общих торжественных речей мы лишний раз сформулировали основные технические и художественные инновации мэтра.

В Москве пройдет ретроспектива режиссера Александра Сокурова — в кинотеатрах «Художественный» и «Пионер». Ознакомиться с актуальным расписанием и купить билеты можно на «Афише».

«Мать и сын» (1997)

К 1990-м годам у Александра Сокурова окончательно сформировались сфера тематических интересов и оригинальный художественный метод. Его предмет исследования — смерть и болезненная телесность; его главное нововведение в мировом киноязыке — работа с самим изображением как с органическим материалом, обладающим собственной пластичностью. Киновед Михаил Ямпольский так сформулировал метод режиссера:

«Сокуров работает с пленкой так, как будто хочет извлечь из нее истину с помощью насилия, превратить саму плоть фильма в носителя значения».

Пожалуй, кульминацией этого периода в творчестве режиссера стала картина «Мать и сын», где увядание физического тела эффектно зарифмовано с траурными пленочными пейзажами, с медленным разложением самого изображения. Фабула картины предельно минималистична, прозрачна: сын нежно ухаживает за болеющей матерью; история рассказывается через череду статичных композиций. При съемках этого фильма использовались особые линзы, окрашенные стекла и зеркала, искажающие киноизображение. Лес, поле, дорога, гроза в этом фильме — это не просто фон действия, а полноценная живопись, сообщающая чувства и эмоции зрителям с большей силой, чем любые диалоги и сюжеты.

В своей классической рецензии рок-музыкант Ник Кейв сравнил визуальную сторону «Матери и сына» с работами немецкого романтика Каспара Давида Фридриха. Там же Кейв написал, что это был единственный раз в его жизни, когда он плакал на протяжении всего хронометража фильма. Лучшего доказательства эффективности изощренного художественного метода режиссера привести невозможно.

«Элегия дороги» (2001)

Параллельно со своей основной игровой фильмографией Александр Сокуров на протяжении всей карьеры создавал документальные работы, включая знаменитый цикл «Элегий». На самом деле называть документальную фильмографию «параллельной» в данном случае не совсем корректно, ведь эти фильмы тесно связаны с более известными работами режиссера эстетически и по смыслу. Да и «документальными» они являются лишь условно: Сокуров никогда не ограничивался сугубо репортажными и фактологическими целями (кроме разве что периода работы на Горьковском телевидении в студенческие годы).

Его «документальные» фильмы настолько же существуют в пространстве философских размышлений и художественных фантазий, как и игровые.

Так и эссе «Элегия дороги» рассказывает скорее не о реальном путешествии автора, а о воображаемом вояже по миру грез и воспоминаний какого‑то придуманного путешественника, обладающего голосом Сокурова.

Важная инновация Александра Сокурова состоит в том, что он является одним из немногих режиссеров, превративших магнитную пленку в полотно для настоящего искусства. Этот формат всегда имел репутацию компромиссного технического средства, удела чисто телевизионного ремесла, а не настоящего киноискусства (где традиционно главенствовала целлюлозная пленка). В «Элегии дороги» Сокуров создает такие фантастические образы, которые окончательно развевают все сомнения в художественной легитимности магнитной ленты, предшественницы цифрового кино.

Морские волны блестят электрическим светом. Увеличенная до предельного зума метель распадается на снежинки-пиксели. Заснеженные дома вдоль деревенской дороги опущены в сумрак тусклейшей фотоэкспозиции, невозможной на кинопленке. Мотоцикл на шоссе, сигарета собеседника, картина в музее — все они расплываются, как плазма, под действием видеоэффекта. Сокуров переносит зрителя в пространство снов от лица свидетеля зари XXI века — неудивительно, что это странное время требует хрупких средств еще технически несовершенного видео, а не пленочной классики.

«Русский ковчег» (2002)

Технологии кино не всегда поспевали за видением мастера. Идеей снять фильм без монтажа, «на одном дыхании» Александр Сокуров делился еще со своим учителем Андреем Тарковским, однако смог ее реализовать лишь в XXI веке, сразу после изобретения цифровой кинокамеры, способной снимать непрерывные полуторачасовые дубли (пленочный дубль ограничен примерно 10 минутами). Вот как Сокуров сам описывает свой опыт знакомства с новейшей технологией: «Несколько раз я ездил в Японию, и глава фирмы Sony показывал мне первые системы high-definition. И я смотрел на эти первые опыты и переводы на кинопленку электронного изображения и понимал: рано, еще рано. Прошло еще три года. И мне позвонили, сказали, что HD-камера нового поколения в мобильном варианте появилась, и я могу ее посмотреть».

«Русский ковчег» — это не просто техническое упражнение, а шедевр единства формы и содержания, где революционная техника продиктована высоким замыслом. Это фантастическое видение, в котором слиты воедино сразу несколько временных периодов российской истории; при этом все действие происходит в стенах Государственного Эрмитажа. В течение одного пролета камеры, одной прогулки Маркиза и его Спутника (роль последнего одним голосом, но с большим чувством исполнил сам Сокуров) на экране предстают цари и императоры; гости балов и простой мужик, сбивающий собственный гроб во время блокады. Лишь в самом конце гипнотического действия камера выходит за пределы Зимнего дворца — и пролетает над туманной морской гладью.

Сокуров говорит, что долго вел переговоры с международными продюсерами о запуске проекта, лишь постепенно открывая перед ними детали масштабного замысла. Пожалуй, в конце концов все риски полностью оправдались: «Русский ковчег» — один из редких фильмов в истории кино, где формальная амбициозность сочетается с абсолютной доходчивостью содержания.

«Отец и сын» (2003)

Александр Сокуров — главный новатор в отечественном кинематографе не только с эстетической точки зрения, но и в этическом плане.

Он всегда был гуманистом, но не реалистом; его картины показывают не то, какие есть отношения между людьми на самом деле, а то, какими они могли бы быть в мечтах.

Так, лента «Отец и сын» — это фильм об идеальной, невозможно нежной любви между отцом и сыном и по совместительству один из ярчайших (и наиболее ранних) примеров квир-взгляда в российском кино.

Да, сам режиссер во время каннской премьеры отрицал наличие в картине гомосексуального подтекста. Однако если взглянуть чуть шире и не фокусироваться именно на понятии гомосексуальности, то сложно принять, что отношения, изображенные на экране, — традиционные. А значит, речь все-таки идет о квире (пожалуй, тот факт, что каннская квир-пальма была введена лишь в 2010-м, — это единственное оправдание отсутствия номинации на нее у «Отца и сына»).

Картина открывается следующей сценой: обнаженные мужские тела сплелись не то в страстном, не то в боевом узле. Сверхкрупные планы сменяются общим, и становится ясно, что это всего лишь молодой отец успокаивает своего взрослого сына после ночного кошмара. В дальнейшем градус гомоэротичности не снижается. Обнаженный отец делает на крыше зарядку, пока сын принимает душ; расстроенные скорой разлукой, отец и сын подолгу обнимаются, осторожно и нежно друг друга касаются, много раз признаются в любви. Женские персонажи пропадают из кадра, едва появившись, но зато в сюжете находится место еще паре нежных молодых мужчин.

Недаром безымянный русский город в этой картине был сыгран сказочным приморским Лиссабоном; неслучайно все действие разворачивается в магических закатных лучах и сумерках. Это пространство фантазии, ни о какой реальной инцестной гомосексуальности, разумеется, ни идет речи. Но это делает использование термина «квир» только уместнее: ведь это понятие и было придумано, чтобы описывать любые проявления гендера и чувственности за пределами гетеронормативности — очевидно, что и воображаемая мужская любовь из этого фильма также находится за этими пределами. Сокуров, несомненно, является квир-пионером: в качестве финального аргумента в пользу этой теории отметим, что чуть ли не самое популярное видео на ютюбе, связанное с фильмами мастера, — это любительский клип по «Отцу и сыну» с пометкой «слеш».

«Франкофония» (2015)

Документальное эссе о судьбе парижского Лувра в годы Второй мировой под названием «Франкофония» — кульминация всех формальных экспериментов Александра Сокурова в сфере цифрового кино. Лента начинается со сцены, где сам режиссер звонит по видеосвязи некоему капитану корабля, занятому транспортировкой музейной коллекции. Изображение по ту сторону экрана замирает и распадается на «квадратики»; кажется, будто этот звонок простирается не только через пространство, но и сквозь само время. В следующей сцене десктоп-кино сменяется другой прогрессивной цифровой техникой: камера на дроне взмывает над парижскими крышами — такой интимной воздушной съемки, возможной лишь благодаря миниатюрности аппарата, этот город едва ли помнит.

Не вдаваясь в текстовое содержание эссе (само по себе крайне любопытное и остроумное), исключительность этой работы можно передать просто через перечисление изобразительных и монтажных техник. Вот дорисованный на компьютере бомбардировщик медленно парит мимо окон, выходящих во двор музея. Вот экран разрезается на части, и несколько слоев изображения из разных источников и эпох объединяются в один коллаж. Вот второй режиссер стучит хлопушкой прямо над пленочной фонограммой за границей кадра: похоже, что видимая кинопленка — это всего лишь монтажный трюк, иллюзия старинной хроники. В финальных кадрах Сокуров и вовсе кончает с фигуративным искусством, вместо этого наслаждаясь под музыкальное сопровождение несколькими видами аналоговых и цифровых шумов, а также абстрактных визуальных артефактов.

Всю карьеру выдающийся киноживописец Сокуров интересовался воображением, миром фантазий. Своим эссе из противоречивой европейской истории «Франкофония» он доказал, что и пытливый взгляд в прошлое — это не более чем разновидность грезы. И эту грезу реализовать на экране можно только с помощью самых современных и новаторских изобразительных средств.